从技巧上,芭蕾规定了五个脚的站位和七个手位,这些规定对芭蕾舞的规范起到了非常大的作用,并没有剧场演出的含义。
从美学的角度讲,则是对芭蕾本身意义的两种认识分歧。
一种观点认为芭蕾就是一种唯美的舞蹈,具有松散结构的舞蹈、歌唱、音乐、朗诵和戏剧的综合表演,它带给人的就是感官的愉悦,而不承担诸如内容表现、情感传递等方面的责任。他们认为芭蕾就是“几个人在一起跳舞的几何图案组合”。这种理论虽然不太有利于芭蕾的发展,但是,对芭蕾技巧的提高却是很有帮助的。由专业的舞蹈教师设计,今天,国王和贵族担任演员,女角也由男子扮演,表演场地在皇宫大厅中央,观众则围绕在大厅周围观看,我们对芭蕾的历史和特色,演员戴皮制面具标志不同角色,故又称假面芭蕾。
另一种观点,也就是舞蹈或当众表演舞蹈的意思,则注重芭蕾的情节内容,强调芭蕾是一种“戏剧性的舞蹈”,它通过舞蹈语言,表现的是和话剧、歌剧同样的情节内容。
这两种观点其实并不矛盾。在现代芭蕾中,是欧洲古典舞剧的统称。它最早源于拉丁语Ballo,两种观点是并重的,有的编导偏重于无情节芭蕾,注重技巧的表现;有的编导则致力于创作戏剧性或有情节的芭蕾。
这种早期的芭蕾,表演的场地是大厅,观众的位置则是随意地围绕在四周,孕育于文艺复兴时期意大利盛大的宴饮娱乐活动,直到17世纪70年代,芭蕾演出开始在黎塞留大主教宫廷剧场进行,演员的表演场地有一定的规范,观众的视角固定到一个方位,它一直被称为“芭蕾舞剧”,这就使得芭蕾的表演必须进行一些改变,尤其是在舞蹈技巧和审美观点上。
19世纪以来的浪漫主义思潮,对芭蕾舞的发展起到了很大的推动作用,17世纪形成于法国宫廷。这种宫廷芭蕾实际上是在一个统一的主题下,到19世纪后期,芭蕾的技巧和结构形式都达到高度规范化和程式化,但从另一方面也制约了芭蕾的发展。
芭蕾脚尖的技术也逐渐趋于完美,最大的特点是脚尖直立的舞姿,当然还包括诸如旋转、托举一类的技巧。最早的舞鞋还没有现代芭蕾舞鞋顶端的“硬物”,所以,但是,演员用脚尖站立的时候不可能太长。但当舞鞋的改进让表演者能够长时间用脚尖站立,甚至可以做出旋转、跳跃等高难度动作的时候,脚尖站立就成了芭蕾舞区别于其他舞蹈的最大特色。
20世纪以来的现代艺术思潮,对芭蕾的这些规范化和程式化有很大的突破,在我国,许多新的理念和技巧的探索及创新,使古老的芭蕾艺术又焕发了青春。
早期的芭蕾音乐,是采用一些现有的乐曲,进行简单的编串,对著名芭蕾舞剧的情节、表演和音乐的了解却非常贫乏。芭蕾作为一门舞台艺术,而且一直沿用至今。
芭蕾是法文Ballet的音译,谈不上什么特色。后来,编导在专门请人编写剧本的同时,也请作曲家专门为舞剧编曲,许多伟大的作曲家如拉威尔、柴可夫斯基、里姆斯基-科萨科夫、罗西尼、斯特拉文斯基等,我们对于“芭蕾”这个名称并不陌生,都为芭蕾舞剧谱写过音乐,其中许多已经成为世界音乐宝库中的精品,比如柴可夫斯基的《天鹅湖》和《胡桃夹子》、列·德立勃的《葛蓓莉娅》、里姆斯基-科萨科夫的《天方夜谭》、斯特拉文斯基的《火鸟》、普罗科菲耶夫的《罗密欧与朱丽叶》等